当我们备受启迪时,常常可以将它们写成一篇心得体会,如此就可以提升我们写作能力了。我们想要好好写一篇心得体会,可是却无从下手吗?以下是我帮大家整理的最新心得体会范文大全,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
书法草书创作的心得体会篇一
一、章草书法的意义和特点(200字)
章草书法作为中国传统书法的一种形式,具有独特的艺术魅力和深远的历史意义。章草书法是一种抽象的书法形式,它简化了文字,强调对笔画的笔法和节奏的掌控。与楷书相比,章草书法更加激发了创作者的想象力和创造力。在写章草书法时,创作者可以运用不同的笔迹、布局以及字形的变化,体现个人的审美情趣和创新意识。
二、对于章草书法的感悟和理解(200字)
在创作章草书法时,我深刻体会到了书法艺术所蕴含的内涵和美学价值。在传统书法中,章草书法虽然简化了字形,但却通过对笔画的变化和特定的排列组合,来表达画者的思想和情感。这种简约而富有内涵的艺术形式,让我感受到了书法艺术深处的力量和魅力。此外,书法的创作过程也是一种修身养性的过程,通过严谨的笔墨和专注的心态,可以提升自身的思维和修养。
三、章草书法创作的技巧和方法(300字)
在创作章草书法时,我积累了一些技巧和方法,帮助我更好地表达自己的创意。首先,要对字形有深入的了解和研究,掌握笔法的变化以及字形间的互相配合关系。其次,要注重节奏和韵律感的表达,通过掌握好节奏的变化和锤炼笔墨的力度,让作品更加生动有力。再次,要注重作品的整体性和布局,通过合理的排列和形式的呈现,达到整体的和谐与美感。同时,还要注意字形的创新和改革,使作品更加独特和富有个性。最后,要不断探索和实践,从不同的角度和思维方式来创作,不断丰富和拓宽自己的书法创作领域。
四、章草书法的审美价值和艺术表现力(300字)
章草书法作品通过对字形的简化和笔画的变化,展示了独特的审美价值和艺术表现力。它以简约的形式传递出深邃的内涵和丰富的情感,使观者可以自由地联想与感悟。同时,章草书法的字形和笔法的变化,也展现了创作者的个性与审美趣味。每一幅章草书法作品都是创作者内心感悟的凝练和呈现,有时威严有力,有时温柔恬静,给人以美的享受和心灵的触动。章草书法的艺术表现力在于其独特的形式与内涵的契合,通过对字形的变化和笔法的运用,来表达文化、情感和社会价值。
五、个人在章草书法创作中的体会和收获(200字)
通过对章草书法的创作,我不仅提升了自己的书法水平,更加深化了对传统文化的理解和把握。书法创作是一种修身养性的过程,通过慢慢地操练和领悟,让我培养了持之以恒的毅力和专注力。同时,书法的创作也是一种心灵的净化与放松,我可以通过墨香和纸笺,释放自我,沉浸在艺术的乐趣中。在书法创作的过程中,我也结识了许多志同道合的朋友,一起交流和研讨书法艺术,这也是一种宝贵的收获。
总之,章草书法创作是我非常享受和喜爱的一种艺术形式。通过不断的学习和实践,我对于书法艺术的理解不断加深,我也在不断探索和创新中,寻找自己独特的艺术表达方式。章草书法的意义和特点、对这种艺术形式的感悟和理解、创作的技巧和方法、审美价值和艺术表现力以及个人的体会和收获,这些方面的思考和心得都让我受益匪浅,也愿意在以后的书法创作中持续不断地探索和进步。
书法草书创作的心得体会篇二
每个人都有自己的童年。童年,是一幅迷人的画,勾勒出我多少动人有趣的故事;童年,是一首婉转悠扬的短笛,奏出了我多少纯洁美好的幻想;童年,是一束绚丽的茉莉,儿时的欢笑像茉莉散发出的醉人的芳香,朵朵洁白的花瓣就仿佛是一件件回忆。童年是快乐的,童年的感觉是美好的,童年的回忆是陈旧的。
我的童年就是在农村长大的。农村长大的我,小时候总有无穷的乐趣:田野,土房,小伙伴,过年等等历历在目。童年里发生的趣事像天上的星星一样多得数不清。其中最亮最耀眼的还是我的奶奶和过年时对我的映像最为深刻。说起这农村的新年,那习俗可多了,吃年夜饭,请门神,贴对联,祭祖,放烟花,习俗多得数也数不清。我的童年是我最快乐的时光。是我生命的第一个阶梯,成长进步的第一个脚印,未来旅途的第一个站点。爱因斯坦说:“我们所经历的最美好的事情,它是所有真正的艺术和科学的源泉。”童年的快乐回忆正是我艺术创作的源泉,他影响着我的艺术创作思路。
小时候的我对奶奶和过年的影响特别的深刻,一直就想画一幅表达奶奶爱和新年的作品。只是因为技法有限,一直未敢尝试。所以进入大学之后我很认真的学习专业知识,希望在艺术和技法上可以更上一层楼。别人说妈妈的爱是无私的,伟大的,而奶奶的爱却是温暖的,奉献的。每每想起奶奶,小时候的往事便历历在目。我时常梦见奶奶和我的童年,梦见奶奶轻轻地牵着我的小手,呢喃着我的乳名……奶奶啊,您可知道吗?您永远活在我的记忆中,活在我的心里啊!
所以我毅然的决定以奶奶和传统的中国农村过年为这次创作题材,但是,奶奶去世都那么多年了,而且,奶奶生前是很少拍照片的,那怎么办呢?这个难题顿时让我一筹莫展。这个时候邓老师的一句话给了我很大的帮助,她说:“艺术形象它凝聚着艺术家的审美理想和审美情趣,闪耀着艺术创造的光辉,能给欣赏者以美得享受。”是呀!绘画并不是摄影的替代,摄影师留住美丽,而绘画是加工美丽,一张绘画作品或多或少的凝聚了创作者的想法和观点。俗话说:“艺术来源于生活,高于生活。”既然没有艺术形象就自己从生活中去挖掘形象,创造形象。正如英国的一句名言:“画家和诗人都是允许撒谎的。”这个时候我想到了自己曾经获奖的一张人物摄影作品,表达的主题正是祖孙情。正好可以用来作为这次创作的参考。照片拿给了邓老师看了,老师告诉我一定要处理好艺术创作和摄影照片的问题,以及构图技法等方面的问题。在老师的提醒下我上网看了很多有关绘画和摄影以及艺术概论构图等的知识,老师的帮助让我受益匪浅!
所以我按比例把画布的大小等比例缩小到拷贝纸上面,接着算出画面的黄金分割点位置,标出黄金分割线,中线。把主要人物老奶奶头部安排的黄金分割的区域。一般人物朝向的位置画面要空旷,显得画面不闷。所以老奶奶朝向的视觉区域在画面中要开阔些。
书法草书创作的心得体会篇三
第一段:介绍章草书法的背景和意义(200字)
章草书法是中国传统书法中的一种艺术形式,起源于南北朝时期,经过历代书法家的发扬光大,成为现代书法中的一种重要流派。章草书法以其独特的笔画构造和狂放不羁的风格,吸引了越来越多的书法爱好者。从我个人的角度来看,学习和探索章草书法给我带来了极大的心灵愉悦,同时也开阔了我的艺术视野。
第二段:述说学习章草书法的过程(300字)
学习章草书法是一项既充满挑战又有意思的过程。首先,我深入研究了章草书法的起源和发展历程,了解了其特点和传统构造。然后,我开始模仿大师的作品,逐渐熟悉了章草书法的基本笔画和结构,掌握了触感和节奏。接着,我开始自己创作章草书法作品,通过对字形的重新构造和排列,融入自己的思想和情感。学习章草书法不仅需具备扎实的基本功,还要融入自身的个性和表达方式,才能使作品更富有力量和独特性。
第三段:展示章草书法的独特魅力(300字)
对我而言,章草书法的魅力在于它的自由和狂放。在观赏章草书法作品时,我感受到一种豪放的气息,仿佛文字中蕴含着作者的个性和情感。正因为这种自由和狂放,章草书法才能更好地表达作者内心的感受和思想。与楷书相比,章草书法更加不受拘束,更加随性而生,给人以自由的感觉。同时,章草书法的笔画结构和线条变化也给人以美的享受,它以简练的笔画勾勒出丰富的形态,给观者留出了想象和联想的空间。
第四段:谈论章草书法创作的启示(300字)
学习和创作章草书法给我带来了很多启示。首先,它教会了我勇于尝试新事物和突破常规。在创作章草书法作品时,我不再依赖于传统的写字方式,而是尝试用自己的表达方式来展示字形的力量和美感。此外,创作章草书法也需要全神贯注和精益求精的态度,因为每一笔每一划都会直接影响到作品的整体感觉和表达效果。最重要的是,章草书法教会了我如何用心感受和表达,将内心的激动和思考通过形式化的艺术作品传递给他人。
第五段:总结章草书法创作心得(200字)
在学习和创作章草书法的过程中,我深刻领悟到了书法的无穷魅力和文化内涵。章草书法不仅是一种艺术形式,更是一种对内心世界的表达和对生活的感悟。通过学习章草书法,我不仅获得了技巧的提升,更获得了一种真实和自由的人生态度。展望未来,我将继续深入研究和探索章草书法的艺术魅力,不断挑战自己,用我的作品传递思想和情感,为传统书法艺术注入新的活力和力量。
书法草书创作的心得体会篇四
近些年,水彩画正在从小画种的行列向架上艺术越来越稳的发展。水彩画多元化的发展激发了许多年轻画家的创作激情与欲望。伴随着水彩画发展趋势逐渐壮大的过程中,水彩风景画仍然占有着重要的地位。
水彩风景画写生本身难度就很大,特别是对于西北地区风沙大、干旱少雨,一年当中大部分时间气候都特别寒冷干燥,所以很多画家采取水彩风景画的室内创作。我从中获得的一些心得体会。
(1)水彩风景速写是沟通生活和创作的'最好桥梁。艺术创作源于生活,这是颠扑不破的真理。艺术大师罗丹曾深有感受的说过:“无疑的,一个庸人在抄录自然的时候,永不能产生一件艺术作品,因为实际上他“视而不见”故他徒然描画种。种琐屑之处。结果是平板呆滞,没有生命……反之,一个艺人“时而有所见”,故他的慧眼能深深洞察到自然的奥秘。”
(2)水彩风景速写是提高水彩画技艺水平的有效途径。技艺,技艺,技的目的是艺。艺常新,技无穷,但起码要学到中、西两方面的基本技术。而水彩画技艺的要旨在于“千锤百炼”、“熟能生巧”,在于对技法中“水分”、“时间”、“色彩”三大要素的驾权与把握,在于怎样做好“减法”,而求得洗练、精到的表现。
(3)水彩风景速写是锻炼色彩感觉、提高捕捉色彩、表现色彩能力的重要手段。“彩”是水彩画的魅力所在,要想得到它,就需要要大量的画水彩速写,特别是多画小风景速写,它能使你学会把握色光、空间、调子的无穷变化,感悟大自然色彩美的魅力,从而画出真实而生动的色彩关系。而长期的关在画室里,必然使你的色彩迟钝,色彩就必然画的虚假、单调、生涩、概念。其实大量的色彩本身是无能为力的,只有他们被组织好,其强度符合画家的情感强度时,才获得自己充分的表现力。
吴冠中曾说过,“水彩,水、彩,其特点就在水和彩,不发挥水的长处,它不上油画和粉画的表现力强;不发挥彩的特点,比之水墨画神韵又见逊色,但它妙在水和彩的结合”。我总认为:水彩画一旦失去了它淋漓、透明、清新的特点,也就失去了水彩这一画种特有的魅力。湿画法很难控制水色流动所产生的水色交融,水色交融是在湿画法中湿画而成,技法性高,很难控制和掌握所要预想的效果,失败常常多于成功。因此我对水彩风景画绘制的步骤总结如下:
我选用霍多夫190克中粗纹理的水彩画纸,用2b铅笔起稿。铅笔稿力求准确、肯定,以少擦改为好。画面中如有留白的地方可以用留白液进行覆盖。
铅笔稿起好后,将水彩纸正反湿透,平摊在玻璃板上,用板刷将画纸与玻璃间的气泡赶走,此时的画纸既湿润又平整,可趁湿将大的基本色调画出。水彩画要做到下笔稳、准、狠,因为水彩画不易修改,且干后颜色易变浅变灰。因此画的颜色要比预想的深一些,至上而下,一气呵成,第一遍颜色要大胆放松。
将上色画稿裱在画板上,进行进一步的刻画。在深入刻画时要保留住初时的特殊效果。在风景画中第一遍颜色尤为重要,成功与否有很大的关系,后面的刻画主要是为了补充和完善第一遍色中的不足和过分之处。
对于技术,正如罗丹所言:“轻视技法的艺术家,是永远不会达到目的、体现思想感情的——这样的艺术家就像一个忘记给马喂草的骑马人。”我做为一个年轻的学者,深知水彩画是一个技艺性很强,技术难度较高,难以驾駩的画种。于是熟练的掌握水彩画的技能技法是至关重要的。现在的美术界出了很多技法方面的书,有些人抛弃根本一味的追求一些新奇的技法。其实绘画的技法不是其目的,它是为了表现内容服务的。画家只有熟练的掌握了绘画技法才能随心所欲的表达自己的真实感受。一个画家只有做到了有手艺和功力才能像中国绘画那样“外师造化,中得心源”。
风景画要有情调,表现一定的意境,要求作者对所描绘的对象具有真实的感情和表现的激情。凡是感染人的情调,都是作者真情实感的体现,感情从实践中产生的,要熟悉和热爱生活,从平凡的生活中发现情趣和新意,并将抽象的感受找到形象和色彩的依据,使之具体化、形象化、从触景生情转化为融景于情、借景抒情,进而使画面寓情于景、情景交融,达到诗情画意的境界。
艺术之路没有捷径可以走。
每次想偷懒拿来一张拍好的片子便开始勾线然后准备填色,和小时候玩的色彩游戏一样,可是想法一刚开始萌生就被打回现实。一幅好的作品,不是客观物象机械的翻版,不是依靠照片画,画完了还像照片。而是站在审美高度,对所画物象做出的独特的判断,强化了所画物象的精神品格,表象了人化的自然。
对于每一张水彩风景画创作,我都会精心的去设计。意在笔先,大胆取舍,在构思尚未成熟周全之前,不宜轻易动笔。作品所追求的趣味,形式,以及作画过程中哪些地方要实,哪些地方要需,哪处先画,哪处后画,画面中的画眼如何能做到点睛之笔,均需打好腹稿。这就要求我们作画开始时就要预料到作品完成后的后果。绝不能仓促上阵显得脚忙手乱不可收拾。艺术之路没有捷径可以走。怀斯认为,一个人的艺术的境界与深度是和他对事物的恋爱程度有深厚的关系的。作为年轻一代的我们,对水彩画创作应该树立这样的思想观念:第一,深入生活,面向自然,只有亲身感触丰富多彩的世界,才能有感而发,作品方能打动读者。第二,水彩画家必须要从重技轻艺的思想中解放出来。一些水彩画对于水色交融的迷恋疏于读书,不想事,痴于“技法”,只顾作画面的“效果”。创作出的美术效果很容易游离于整个美术思潮之外。因此,当务之急就是要加强我们水彩画的文化修养,强化水彩画的思想内涵。共同努力创作出具有民族特色的水彩画。
书法草书创作的心得体会篇五
作为一名创作者,我一直坚信艺术的力量和影响。而点草书作为一种独特的艺术形式,更是让我感受到了创作的乐趣和意义。在我的点草书创作实践中,我也深深地体会到了其中的一些心得和体会。
首先,点草书这种艺术形式对创作者的细致观察和耐心细致的执行力提出了巨大的要求。在点草书的创作过程中,创作者需要通过细心观察植物的形态、纹路和颜色等特征,而后用心去勾勒出这些细节,最终形成一幅具有自然之美的作品。这种观察和执行力的要求往往需要长时间的积累和不断的实践,但这也正是点草书能够给予创作者的动力和成就感。
其次,点草书的创作过程能够带给我一种与自然和谐相处的体验。在点草书的过程中,我常常会与自然亲密接触,在绘制植物的过程中,我能够感受到自然的美好和神秘。而且,在点草书创作中,我也常常会体验到心流状态,完全沉浸在创作的过程中,与自然融为一体。这种与自然和谐相处的体验让我更加珍惜和爱护大自然,也让我的创作更加丰富和有意义。
另外,点草书的创作也是一个不断挑战和突破自我的过程。在创作点草书的过程中,我不仅仅是要学会细致观察和执行力,还需要注重审美和创意。点草书并不要求完全还原植物的形态,而是要通过点画的手法和自己的创意,赋予植物新的生命和表达方式。这对于我来说是一个不断挑战和突破自我的过程,让我学会了更加大胆地表达自己的思想和情感。
此外,点草书的创作也有助于培养我对细节的敏感和审美的培养。在绘制点草书的过程中,我需要关注每一个细节,从小小的点击到精致的纹路,每一笔都要经过细心的计划和把握。这样的细致观察和处理能力不仅对点草书的创作有着重要的影响,也对其他艺术形式和人生的细节有着深远的影响。而且,点草书创作也对我的审美产生了深远的影响,我开始更加关注自然界的美、生活的美和艺术的美。
总之,点草书创作给予了我很多的心得和体会。它需要细致观察和耐心细致的执行力,能够带给我与自然和谐相处的体验,挑战和突破自我的过程,以及培养细节敏感和审美的能力。通过点草书的创作,我学会了用心去感受自然的美,发现生活中的美,也提升了我对艺术的热情和创作的动力。我相信,点草书作为一种独特的艺术形式,将继续给予我更多的心得和体会,并将成为我艺术道路上重要的一部分。
书法草书创作的心得体会篇六
草书又称隶书,是中国书法中的一种书体,源于汉代隶书,魏晋时期逐渐发展而成,草书创作特点是线条跌宕起伏,结构松散灵活,笔画扭曲半透明。草书的创作需要用笔者的心境来诠释文章的主旨,也就是说,草书艺术既有形式美,更有灵魂美。
第二段: 草书创作的技巧
草书创作,只有掌握了基本的笔画技巧,才能准确地表达出自己的情感和思想。基本笔画技巧包括:气势、布势、笔势和墨势。草书的气势力求气吞山河,奔腾澎湃;草书的布势强调音画搭配、笔墨结合,重视可读性和美观性;草书的笔势注重反复锤炼,向自己寻找独有的艺术风格;草书的墨势就是要让笔墨自由汲取外界自然的英气和自然之魂,表现出内在的力量与美感。
第三段:草书创作的情感表达
草书创作更注重表达情感,这是其创作过程中最关键、最基础的部分。草书是通过笔墨来表现笔者的心境和思想的,所以草书之美在于它的自由、直接的诉说。因此,草书创作者应该关注自己的内心情感,让内心情感融入到笔墨中,直接地表达出来,这样才能让作品更有灵魂和感染力。
第四段:草书创作的颜色搭配
颜色的使用是草书创作中非常重要的一环,正确使用颜色,不仅可以增添作品的华丽感,还能够丰富作品的内涵,使作品更具魅力。在草书中,黑白是主要的颜色,红色、蓝色、黄色等色彩也可以使用,不过使用要善于把握,特别是在些大型作品的时候,掌握色彩的多样性和使用方法。
第五段:草书创作中的技巧与实践
草书创作是一项综合的技能,需要不断地练习和探索。要想创作出一流的草书作品,要有追求极致的魄力,要不断地钻研和打磨自己的技能,多展示作品,多听听专业人士的建议和意见,善于总结提高自己的创作技巧,努力成为一位真正的草书创作者。
总结:草书创作是一门非常有意思的艺术形式,不仅需要掌握一定的技巧,还需要有对艺术的独特认知和思考。通过创作草书,可以让自己对生活、对人生、对艺术有更深入的理解和体会,也能够让自己更好地表达自己的情感和思想。相信只要不断努力,每位爱好草书的创作者都可以在自己的领域取得一定的成就。
书法草书创作的心得体会篇七
油画,作为架上绘画的一种表现形式,具有丰富的表现力和极强的包容性,从表现的材料的物理性来看,油画具有其他画种无法替代的趣味性,深受广大观众的喜爱。油画在我国发展的历史不是很长,但它早已成为我国绘画表现形式中的主力军。在学习油画的20余年里,笔者作为油画学习者中的一分子,至今还不能算是入门,自身感觉学习油画除了需要极高的天分之外,还需要用心、深入地体验与反思。油画创作离不开对表现对象和本体语言的体验与反思,离不开对表现形式的探索与反思。
表现对象是油画创作的内容,是创作中无法回避的研究课题,它可以是具体的,也可以是意象的,更可以是抽象的。无论画作是具象的、意象的还是抽象的,都必须经过画者头脑的体验与反思,才可能形成具有感染力的绘画作品。首先,画家要对写生的对象进行深入地察,从人物的外表(性别、年龄、衣着、色彩、姿态)到人物的内心世界(气质、性格、表情)等。笔者曾经听一位老师说过一句话,至今记忆犹新,他说,在观察事物的时候,我们的眼睛要像饿狼一样敏锐、贪婪,不要放过每一个细节。
人物是我们最熟悉不过的客体,但最熟悉的往往在视觉中成为视而不见的对象,我们的认识往往容易落入概念的窠臼和表面。对于大部分人来说,他人的存在只要我们感觉得到并使自己有安全感就足够了,无需观察他们的形态和特征。但是,若要把人物搬到画面上去,不仔细观察是不能完成的。深入地观察不但要入木三分地把握每一个细节的变化,还要注意体会其中的联系以及各个部分相互间的影响。
美国画家基蒙·尼克莱代斯著名的素描教学法就十分强调视觉与触觉的结合,他倡导一种素描的写生方法叫盲画,就是不看画纸和画笔,眼睛紧盯着描绘对象的体型轮廓,目光缓慢地随着对象的形体轮廓移动,手中的笔也随着目光的移动而移动,目的是训练画者学会用目光去触摸对象。刚开始用这种方法练习时,笔下画出来的物象一开始是完全走形的,但盲画出来的线条不像平时画出来的线条的样子。经过一段时间的训练之后,盲画的准确性在提高,最重要的是感知逐渐深入了,不再停留在浮躁的阶段。一些有成就的画家在谈到体验表现对象的过程时,总是强调要充分而全面地调动身体的所有感官,同时,把视觉上的深入观察运用到极致。笔者的老师钟以勤先生曾告诫我们:观察对象的时候要学会用目光触摸,用目光体验对象的质感和细微的起伏、转折关系,甚至要体会对象的温度和体内的脉搏,要想象你的笔触是在对象身体的表面上移动,让自己身心感受融入到对象中去。
但是,仅仅是这样的体验和感知是不够的,这不过是对物体知觉的常识性观察,这样的观察使人很容易陷入客观主义思维的模式,被自然对象牵着鼻子走,成为自然表象的奴隶。观察要融入到对象中去,反思却要能跳出对象。画画不同于照相,并不是把客观现实完全照搬到画布上去,即便是对景写生,表现的也只是相对正确的关系。因此,这个表现的过程就是一个主观处理的过程,主观处理的过程就是反思。观察不仅要深入揣摩表现对象的本质特征,同时还要摆脱表现对象客观实在对艺术表现的束缚,打破普通视知觉的经验和常规,从对客观对象的观察中寻找属于自己的独特视角,避免流俗或雷同。面对不同对象的写生,体验会不同,反思也就大相径庭。对客观事物体验的方面不同,个人反思的取向不同,得出的结论即呈现的画面效果也不同,也就造成了千人千面的风格。
油画本体语言潜藏着无限的可能,并通过画家对材料创造性的理解和使用方式产生不同的艺术效果。油画本体语言包含了颜料、媒介、基底材质、笔触等多方面的综合元素,如果忽略了任何一方面的研究,都会对语言的表达产生阻碍。因此,对油画本体语言深入的感知体验也是一个不可或缺的环节。对油画本体语言的体验从初学到入门以及从入门到挥洒自如要经历十分漫长的过程,对于个别有天赋的画家来说这个阶段可能会短一些,但更多的人都经历了数十年的探索与实践,才能真正把握其性能特点。
绘画材料进入到艺术创作的语境中改变了身份,它们不再是单纯的材料,而是被赋予了一种寓意、象征和存在的价值的本体语言,成为画家自我的延伸。一般在创作前,画家对选择运用的媒材都会预设一个基本效果,但对创作过程中产生的变化未必能完全控制或把握,因此,必须要及时总结经验,进行必要的反思,以达到熟练掌握和控制所运用的媒材,确切传译个人语义,从而达到实现自我表达的目的。画框作为油画的依托和载体,内框与画布质量的好坏,直接影响作品的质量。许多大城市的画家已经不再自己绷画布、制作画底,这个环节的省略可以为画家节约许多时间。然而笔者认为,如果从学习油画开始就从来没有经历自己动手做底的过程,一般是很难发现基底材料对作品影响的奥秘的,也很难找到适合自己绘画表现的载体。要深入了解绷画框的程序,并可以根据自己绘画的要求对画布质地进行挑选,对画布基底材料的性质有选择地制作,是保证创作顺利完成的前提。
就单纯的物质特性而言,油画颜料的色性稳定,却因不同的使用者和不同的使用方法而千变万化。单就调色的顺序不同、敷色的厚薄不同、笔触的肌理不同、运笔的方式和力度的不同,油画颜料都会由此而产生不同的结果,其丰富微妙的变化需认真体察并加以总结才能逐步掌握运用。初学油画的时候很容易被其稳定的色性所蒙蔽,认为油画没有干湿变化会比较好把握,通过一段时间的学习才发现其实不然。认识、理解了油画本体语言的意义也将在画面上实现表达的意义。油画与生俱来的包容性,更加扩展其语言表达的可能性。在最近的十余年里,中国的油画家们在油画媒介与材料方面做了大量的探索,取得了长足的进展,使油画这个架上绘画表现形式在中国的发展还方兴未艾。
对表现对象和本体语言的体验与反思,是掌握油画语言的初级阶段。要真正驾驭油画,运用油画进行创作,还必须对艺术表现形式有广泛而深入的了解。任何一幅优秀的艺术作品的产生或一种艺术风格的形成都不是孤立的,都体现了作者自身的艺术积淀,也反映了作者对前人艺术表现形式的继承与发展,还体现了作者对传统的反叛和超越。
表现形式是作品主题的艺术思想阐发的最重要的方式,形式语言比直接的说教更具力量。重构是艺术家对既有的绘画形式的探索和反思,它具有两种基本特征:一是创作观念上的“形式自律”和“主观创造”;二是艺术家发挥主观创造性,在作品中将自然形象解构,重新组织画面结构,建构出一种非写实的艺术形象。绘画形式的探索和反思既满足了艺术家的创作欲望,充分释放艺术家的创造潜能,发挥艺术家的自主创造力,又促进了艺术风格不断推陈出新,使艺术世界更加丰富多彩,满足公众多元化的审美需求。
被称为“现代绘画之父”的塞尚,在观察自然和艺术创作实践中,通过探索、反思、创作、想象,形成了个人的艺术主张:用圆柱体、球体、圆锥体来处理自然,其作品形成了概括性、结构性、秩序性、主观性、自律性、重构性和创造性的鲜明特征,他是站在前人丰厚的积淀上开拓了新的艺术疆域。“塞尚一小步,艺术一大步”,这是对个人在形式语言上进行的探索反思取得的成果,推进着艺术发展进程的最好注解。
在当下纷杂的艺术思潮下,要取得油画创作的新发展,不仅需要画者放下急功近利的浮躁之心,保持坚持创作的恒心和定力,还需要画者能潜心体察表现对象和油画的本体语言,并对表现形式进行不遗余力的.探索与反思。
书法草书创作的心得体会篇八
草书是一种具有特殊美感的书法艺术形式,是中国书法中极具个性与特色的一种书法体系。草书像一条流水般的蛟龙,飘逸自如,畅通无阻,给人以云淡风轻的美感,让人心生向往。作为一名草书爱好者,我深深感受到了草书艺术的魅力,也逐渐体会到了草书创作的一些心得与体会。
首先,草书创作需要灵感与积淀。草书字形婀娜多姿,自由自在,这要求草书爱好者需要开阔的心胸和敏锐的感受力。草书艺术需要不断的积累,需要用心体会每一个草书作品所表现的意境和情感。只有注重平时的积累和沉淀,才能在创作时更加自如地抒发自己的心思与感受。
其次,草书创作需要勤于练习和修炼。草书虽然看起来随意自在,但是要达到一定的水平并不容易。草书艺术需要的是反复练习和不断的探索。草书爱好者应该多看书法大家的作品,模仿学习,找到自己的练习方法。只有持之以恒地钻研和不断地进行实践,才能不断提高自己的草书技能,进而达到更高的艺术境界。
然后,草书创作需要把握好笔画的魅力。草书不同于隶书、楷书等书法,它的笔画更加粗壮灵动,有着不同于其他字体的独特魅力。 在草书创作中需要注意笔画的排布和流畅性,获取更加亢奋的气息。同时,草书的线条需要做到通畅,每一个笔画贯穿前后,显得更为灵动。
接着,草书创作需要追求感觉与灵魂的契合。草书的创作过程中需要发挥较高的主观性,通过感性和创造性的发挥体现出个人的感受和情感。草书艺术的创作要求既要具备观察能力,又要有透彻的思考和较高的想象力,这样才能充分把握草书艺术的灵魂和感觉。
最后,草书创作需要融入自己的文化和气息。每一个人都有自己的文化底蕴和气息,草书文化也是如此。草书创作需要注重自己的文化气息和文化特点,特别是当我们面临跨文化的书写时,更需要更加深入的了解对方的文化属性。只有将自己的文化气息和草书艺术有机地结合起来,才能真正创造出自己的风格化草书作品。
总之,草书艺术具有流畅自如、奔放刚健的美感,让人沉醉,也让创作者感受到极大的享受和进步。在草书创作中需要不断学习和练习、注重笔画的魅力、追求感觉与灵魂的契合、融入自己的文化和气息等等,才能最终创造出个性化的草书作品。笔者在草书创作过程中也深深感受到了这种艺术的无穷魅力和无尽创作乐趣,且愿在未来不断探索草书艺术的更多奥秘。